— Paul Otchakovsky-Laurens

Film Socialisme

Dialogues avec visages auteurs

Jean-Luc Godard

Tandis qu’est présenté au festival de Cannes dans la sélection « Un certain regard » son nouveau film : Film Socialisme, Jean-Luc Godard en publie les dialogues avec figures d’auteurs.

 

 

Consulter les premières pages de l'ouvrage Film Socialisme

Feuilleter ce livre en ligne

 

Traductions

Allemagne : Diaphanes

La presse

On pensait que l’enjeu était moins fort. Que le long métrage de cinéma n’était plus la forme adéquate pour que s’épanouisse l’art de Godard, parvenu à sa dernière phase de maturation. Ainsi, ces vingt dernières années, rien ne nous paraissait aussi fort que l’oeuvre somme et sérielle des Histoire(s) du cinéma. A côté, For Ever Mozart (1996), et plus encore Eloge de l’amour (2001) et Notre musique (2004) manquaient un peu de nécessité. Une sorte de ronron godardien s’y faisait jour.Quelques films s’ajoutant au bas d’une des filmographies les plus illustres du cinéma, et en marge d’une autre oeuvre géniale existant dans le maquis du hors-salle (les Histoire(s) du cinéma donc), voilà à quoi nous semblait voué tout nouveau long métrage pour le cinéma de Jean-Luc Godard.


Film Socialisme pulvérise ces a priori. Certes, le film parle la syntaxe godardienne, telle qu’identifiée depuis les années 1980 : dissolution du récit et des personnages, dialogues aphoristiques qui rendent impossible la conversation, montage de citations, cadrages fixes mais composition hyperphotographique des plans…


Tout au plus la seconde partie, installée dans le garage et la maison de la famille Martin, esquisse-t-elle un très relatif retour vers la fiction (plutôt façon Prénom Carmen ou Soigne ta droite que celle, romanesque, de ses films des années 1960).


On est donc en territoire familier dans Film Socialisme. Et pourtant cela faisait longtemps que le cinéaste que l’on campe volontiers en ermite détaché n’avait pas réussi un tel coup de sonde du présent. Sans tellement modifier sa langue ou sa méthode, le cinéma de Godard s’est rebranché sur le contemporain. C’est plutôt le régime général des images tout autour, qui a connu de tels glissements de terrain, que l’île Godard semble à nouveau surplomber.


Ce n’est pas tant le discours du film qui signe son extrême contemporanéité. Certes, la première partie du film, alternant petites saynètes jouées et plans strictement documentaires sur les passagers d’un paquebot de tourisme voguant sur la Méditerranée, aspire à parler de notre temps. Et s’y entend en effet l’écho de l’actualité : la crise grecque, l’épée de Damoclès en suspens au-dessus de l’Europe, la nouvelle vigueur des discours critiques du libéralisme (Alain Badiou apparaît succintement dans le film)… On peut ne pas être sensible à ce ton de pythie catastrophiste du film, ni à cette vision des démocraties occidentales comme de vastes bateaux voués au culte de la consommation et du spectacle (les plans sur les touristes). C’est de toute façon plus encore dans sa pratique que dans ses visions que le film éblouit.


Les quarante-cinq premières minutes, sur la croisière, avant que le film ne se pose un peu aux côtés de la famille Martin, sont une rafale inouïe où Godard met dans un même circuit visuel toutes les natures d’image : de la haute et de la très basse définition, des images tournées par lui et des anonymes, chargées sur le net, piquées dans un générique de Soir 3, des plans de cinéma illustres (Les Cheyennes de John Ford…) et d’autres vraiment pourris, comme issus d’un téléphone portable, des archives historiques, des retransmissions sportives, des documentaires animaliers…Toutes interrompues : c’est le sort commun à chacune d’elles. Que ce soit Badiou en train de parler, Patti Smith en train de chanter, un acteur en train de jouer, rien n’excède quelques dizaines de secondes, tout semble extrait, prélevé, présenté sous une forme incomplète.


Le film avance selon une logique de clic ultrarapide, une fenêtre chasse l’autre, rien ne doit s’installer. Le sens provient toujours d’un rapprochement inattendu, d’un raccord étonnant (“On ne peut comparer que l’incomparable”, entend-on). Et Godard orchestre aussi des sorties de route vers l’abstraction lyrique, jouant en virtuose de la pixellisation, prenant en compte jusqu’à la dénuder la matérialité numérique d’une image comme hier il jouait avec la vitesse de défilement du cinéma dans Sauve qui peut (la vie).


Le geste du film n’est pas différent de celui de beaucoup d’internautes, qui, dans leur petit labo, puisent dans le grand stock visuel disponible pour bricoler de nouveaux petits agencements et balancer tout ça sur YouTube. Le socialisme du film commence par là : la constitution d’une république des images, iconoclastement égalitaire, où le copyright est aboli, où les dénivelés statutaires qui séparent chacune d’elles sont comblés par le collage.


Si les collages des Histoires(s) avaient quelque chose de funèbre, si chaque épisode s’apparentait à un nouveau tombeau, quelque chose de plus vif se dessine ici. Le désenchantement face au monde qui dominait l’œuvre godardienne depuis une vingtaine d’années se nuance d’une sève plus offensive. Le film se termine par un appel à l’insurrection. “Quand la loi n’est pas juste, la justice passe avant la loi.”


Et cette famille Martin avec qui nous avons passé du temps, nous apprenons qu’elle porte le nom d’un réseau de résistance. Qu’est-ce qu’un acte résistant aujourd’hui ? Le film propose évidemment beaucoup de pistes, entretenant parfois à dessein la confusion. Mais il donne aussi une réponse claire, et ultracontemporaine.


Résister, c’est refuser la législation autoritaire et marchande sur les images, c’est les remettre toutes en circulation, jouer de leurs contrastes. Et inventer le cinéma contemporain des sites de partage d’images.


Jean-Marc Lalanne, Les Inrocks, mai 2010



Sera-ce ou non le dernier film de Jean-Luc Godard ? C’est ce qu’il a annoncé. Et s’il en était ainsi, ce long métrage, qu’il présente à Cannes dans la section Un certain regard sans se déplacer sur la Croisette pour le défendre ("Je ne ferai pas un pas de plus", a-t-il écrit pour expliquer sa décision), prendrait valeur de testament.


Comme dans ses oeuvres récentes, il s’agit d’un patchwork de saynètes brèves, elliptiques, relevant de l’essai poétique, du traité historique, de l’oraison mélancolique, de la réflexion philosophique. Images recoloriées à l’électronique, citations empruntées ici et là. A chacun de s’y laisser fasciner, ou irriter, d’y comprendre quelque chose ou d’y inventer sa propre interprétation. Dans ce film, qui sort sur les écrans mercredi 19 mai, on retrouve les thèmes et les idées autour desquels il tourne et retourne depuis des années.


La famille, par exemple. Ce qu’il figure ici, via la famille Martin, renvoie à ce qui a obsédé le cinéaste de tout temps : retrouver un clan après avoir été exclu du sien, renouer avec une tribu après avoir été honni chez les Godard, après avoir vu s’effilocher la fraternité de la Nouvelle Vague. Le petit garçon qui se mime en chef d’orchestre pourrait bien être l’enfant Godard amoureux de musique classique. Et la manière dont il campe les Martin est symptomatique de sa façon de procéder, par associations d’idées.


Godard fonctionne par enchaînements d’images. Les liens ne sont pas évidents, mais ils permettent de rebondir d’une notion à une autre, jusqu’à l’aboutissement d’une logique. D’où ce choix d’abriter cette "sainte famille" dans un garage (comme dans Je vous salue Marie, en 1985), d’y flanquer un âne (celui de la crèche). On y lit Les Illusions perdues de Balzac, titre se référant aux déceptions de toute une vie, qu’elles soient privées, politiques, historiques.


Autre thème récurrent : le plaidoyer pour la géométrie (ici illustré par une conférence du philosophe Alain Badiou sur Husserl). Ce cinéaste à la recherche du théorème perdu (ce fut sa définition de son exposition au Centre Pompidou "Voyage(s) en utopie", en 2006) se lamente de vivre à une époque où l’on pense algèbre (c’est-à-dire bibles, scénarios) plutôt que géométrie (c’est-à-dire images).


Le thème central de Film Socialisme est l’Europe, ce continent dont il dit qu’il ne veut pas mourir sans l’avoir revu heureux, comme il prie de voir à nouveau associés "Russie" et "bonheur".


L’Europe est l’une de ses déceptions, "pauvre Europe corrompue par la souffrance, non pas exaltée mais humiliée par la liberté reconquise". Cette Europe que "les Américains ont libérée en la rendant dépendante", dit-il en citant l’écrivain Curzio Malaparte. Et qui a laissé tomber l’Afrique.


La première partie du film se déroule sur un paquebot en croisière sur la Méditerranée. On y guinche comme sur un volcan. Souvenirs amers, diagnostics désenchantés, constat d’une solitude. Haine de l’argent qui "a été inventé pour que les hommes se parlent sans se regarder dans les yeux". Désespoir de constater qu’"aujourd’hui, les salauds sont sincères". Disjonction: "Le rêve de l’Etat, c’est d’être seul, le rêve des individus, c’est d’être deux."


Il revient à ce propos sur ce qu’il considère comme la tache originelle de l’Europe : avoir abandonné la Palestine. Godard emprunte à Agnès Varda l’image de deux trapézistes, symbole d’une harmonie possible entre deux peuples, sur double fond sonore : une voix de fille chantant le Talmud, une voix de fille chantant le Coran. "Les idées nous séparent, les rêves nous rapprochent."


Et puis, ce sentiment d’être incompris. Quand Ulysse revint à Ithaque, raconte-t-il, "le seul à le reconnaître sous son déguisement fut son chien".


Jean-Luc Douin, Le Monde, mai 2010